ГАЛИНА ОВСЯНКИНА
"ВМЕСТЕ С БОРИСОМ ЧАЙКОВСКИМ..."
Веленью Божию, о муза,
будь послушна.
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
(А.С.Пушкин)
Каждое новое десятилетие
жизни выдающегося художника, как правило, дает повод для размышлений
над эволюцией его духовного мира. Касается это и такой самобытной,
значительной личности, как Борис Чайковский. Судя по творчеству
композитора последних лет, прежде всего, по Секстету для деревянных
духовых, валторны и арфы или по Четвертой симфонии с арфой, его
художнический потенциал еще далеко не исчерпан.
В историю отечественной музыки Б.Чайковский вошел, прежде всего, как
мастер симфонического и камерно-инструментального жанра. Вместе с тем,
исследователями творчества композитора отмечена его способность
одинаково совершенно работать в разных сферах, в частности в вокальной
. С середины 60-х годов, когда появились "Четыре стихотворения
И.Бродского", а позже, в 70-е, "Лирика Пушкина" и кантата "Знаки
Зодиака", Б.Чайковский и здесь заявил о себе как истинный мастер.
Вокальное начало влекло его постоянно: помимо опубликованных двух
ранних романсов на стихи Лермонтова, припомним попытку написать оперу
(на сюжет романа Э.Казакевича "Звезда"), музыку к кинофильмам,
прелестные песенки к детским радиопостановкам и музыкальным сказкам (к
примеру, "Лоскутик и облако", про Слоненка), которые отличаются
высокими художественными достоинствами. А главное, запоминаемы, просты
и обаятельны их подлинно песенные мелодии.
— Замечу, что писать песни так же сложно, как и симфонии, — говорит композитор, — к песенному
жанру должна быть предрасположенность, в чем меня еще раз убедила
прослушанная недавно телепередача о Соловьеве-Седом и Мокроусове. Песня
- это не "однодневка", как считают многие.
Композитор
исключительно требователен как к литературному источнику, так и к его
музыкальному воплощению. Он избирает только высокие образцы русской
литературы: Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Чехов, Цветаева, Блок,
Заболоцкий...
— Люблю многих поэтов и писателей. Не забуду тех сильных впечатлений от
прозы Достоевского, которые переживал, работая над музыкой к телефильму
"Подросток", а позднее над одноименной симфонической поэмой. Для
понимания образов Достоевского, в частности, главного героя, многое
значило общение с режиссером Евгением Ташковым — его акцент на светлой
образности Достоевского. ("Подросток" в свое время
был признан ЮНЕСКО лучшим телесериалом года. — Г.О.)
Поэтическая интонация каждого автора требует индивидуального
музыкального воплощения. Трудно, например, писать музыку на стихи
Пушкина. На поэзию Заболоцкого я обратил внимание именно в силу ее
необычности, сложности, непростоты. И захотелось музыкально просто ее
раскрыть.
Вокальная специфика в музыке Б.Чайковского проявляется в исключительном
"вживании" в мелодическую природу инструментов, начиная с Первой сонаты
для фортепиано, Сюиты для виолончели Solo. От нее — тянутся нити к
мелодическому своеобразию Концерта для кларнета с оркестром, Камерной
симфонии, струнным квартетам, к одной из вершин творчества композитора
— Скрипичному концерту.
В 80-е годы появляются программные симфонические поэмы "Подросток" и
"Ветер Сибири", "Музыка для оркестра" и Четыре прелюдии — симфоническая
версия цикла на стихи И.Бродского. В этой версии особенно отчетливо
взаимопроникновение вокального и инструментального начал: так
естественно "озвучивают" оркестровые тембры вокальную строку оригинала.
Создание оркестрового варианта во многом обусловлено трудной судьбой
вокального цикла (как известно, он был запрещен к исполнению и впервые
прозвучал лишь в начале 90-х, в одном из концертов "Московской осени",
да и опубликован относительно недавно).
— Один исследователь нашел в Прелюдиях буквально две ноты, отличные от
вокального варианта. В стихах Бродского меня привлек отголосок русской
поэзии "Серебряного века", они тонко лиричны, лишены какой-либо
политизации. И по-моему, жанр прелюдии — очень редкий в симфонической
музыке — наиболее соответствует образам стихов. Естественно, сам образ,
композиционные связи в симфоническом цикле сохранены.
А "Музыка для оркестра" — нечто среднее между симфонией и сюитой. В ней
семь частей, все с названиями. Но для сюиты они слишком развиты, а для
симфонии — не тот уровень тематического развития. Не совсем обычен и
состав оркестра: три малые флейты, но нет гобоев, три кларнета,
валторны, струнные, рояль, колокола, много ударных. Отсюда и название:
"Музыка для оркестра".
Способностью услышать особенности жанра, исполнительского состава,
порой "ненормативные", но единственно убедительные для данного образа (
а не найденные путем эксперимента), отмечены едва ли не все
значительные работы композитора. Равно — как и стремлением исчерпать
высказанное - "дойти до самой сути". Не этим ли "исчерпанием себя"
рождены две совершенно противоположные версии прочтения поэтических
строк "Если жизнь тебя обманет" в "Лирике Пушкина"? Не этой ли
"ненормативностью" слышания подсказан состав в "Последней весне", где
партия меццо-сопрано соединяется с тембрами флейты, кларнета и
фортепиано?
А на вопрос: "Почему композитор пришел к такому решению?" — обычно
следует уклончивый ответ:
— Сознательного стремления к этому нет. Все связано с образом, с
творческими потребностями. В "Последней весне" я ввел фортепианное
трио, заменив струнные на духовые: это мне "подсказала" поэзия
Заболоцкого. Что касается тембрового состава в кантате "Знаки Зодиака",
то опять-таки — все от концепции: нужны были оркестровые тембры с
челестой и перед вокальными номерами обязательно вступительная часть...
В 90-е годы в искусстве мастера вновь намечается поворот к "чистой"
инструментальной музыке, однако на новом "витке спирали", где
синтезируются многие достижения предыдущих лет, а собственно
инструментальный мелос заметно обогащается выразительными средствами
вокальной лирики. Вспомним тематизм обеих симфонических поэм, прежде
всего "Подростка", "Музыки для оркестра". В Секстете для духовых с
арфой, наконец, в последней симфонии — тоже с арфой — "холодноватый"
тембр солирующего инструмента приобретает иные свойства — становится
теплым и лиричным.
В последних сочинениях обращает внимание усиливающаяся роль солирующей
арфы. Не стал ли Секстет в чем-то прообразом симфонии?
— Может быть, в плане выразительных возможностей инструмента...
Со своей стороны выскажем только предположение: почему в пятичастный
симфонический цикл для четверного состава3 автор, не склонный к
цитированию, вводит свои детские фортепианные прелюдии, написанные в
одиннадцатилетнем и тринадцатилетнем возрасте? В
лирически-исповедальной композиции, подобной осмыслению человеческой
жизни, где центром явились программные вторая и четвертая части —
"Поэма" и "Осень", — как дивные ретроспекции в далекое прошлое звучат
пять детских пьес в виде самостоятельных частей ( в первую вошли две
прелюдии, в четвертую — три) и коды в финале "Постлюдия". В этом
единстве по-детски безыскусного, но искреннего, и зрелого творчества во
многом выражена концепция симфонии: мудрость оценивает детские
впечатления как самые истинные...
То, что именно инструментальные жанры превалируют в творчестве
Б.Чайковского, определяется, по-видимому, не только и не столько
художественной потребностью. Причину этого следует искать и в
особенностях авторской мелодической интонации — инструментальной по
своей природе.
— Я отдаю предпочтение всем тем жанрам, к которым обращался и продолжаю
обращаться. После вокального цикла "Последняя весна", а он написан в
1980 году, я пишу, в основном, симфоническую музыку. Сознательного
стремления к этому нет. Главное — потребность высказывания в
симфонических жанрах.
К разговору об авторской интонации, о самобытном языке мы еще вернемся
чуть позже.
Затронем теперь вопрос, касающийся феномена авторского стиля художника
— творца. Размышляя о нем в контексте творчества Б.Чайковского,
попытаемся вычленить главные его слагаемые.
Это — прежде всего огромная требовательность и избирательность ко всему
и во всем, огромная требовательность к себе, когда малейшее сомнение не
позволяет вынести в свет новое сочинение.
Впрочем, Чайковский требователен едва ли не к каждому своему сочинению.
Так, в частности, произошло со Второй фортепианной сонатой, написанной
еще в 1952 году, где до сих пор художника не устраивают несколько
тактов. Поистине: "Служенье муз не терпит суеты...". Здесь редкая для
нашего времени авторская самокритичность. Похоже, что творческое
наследие композитора напоминает айсберг, где видимая ("слышимая") часть
— лишь малая толика того, над чем он работал и продолжает работать.
Стиль Б.Чайковского представляется исключительно цельным. Композитору
удалось обрести свое творческое лицо и сохранить его неповторимость,
устояв перед всеми соблазнами моды. При этом — никакой эпатажности,
декларативности в доказательстве своей правоты.
Стремлением к цельности стиля можно объяснить почти полное отсутствие в
его музыке цитат. Редкие исключения: Вторая симфония с фрагментами из
Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана. По поводу такого распространенного
ныне явления, как полистилистика, мнение композитора однозначно.
— Мне непонятен даже этот термин. Могут быть определенные аналогии, но
если они в стиле данного автора, в контексте произведения, — то это
один, его стиль. А если он исчезает, и остается только сцепление
разного материала, что сейчас встречается сплошь и рядом — то это
эклектика.
В музыке Б.Чайковского редки моменты звукоподражания, иллюстративности,
хотя композитор много работал в кинематографе. Это продиктовано прежде
всего стремлением к художественному обобщению.
— Даже когда я пишу музыку для кино (а у меня около тридцати
киноработ), для меня важен не сюжет, не зрительный ряд, а
психологическое состояние героя. И в поэме "Подросток" музыкального
воспроизведения литературного сюжета нет. Все темы связаны с главным
героем — это его разные состояния: как он постепенно начинает
чувствовать жизнь. И тема старика (ее исполняет флейта), по существу,
восприятие этого образа молодым Долгоруковым. Кинематограф мало повлиял
на мой симфонизм, и кадровость в организации материала не совсем
связана с ним. Возьмите классическое скерцо: там тоже множество тем, и
все они стремительно чередуются.
...Не будучи этнографичным, композитор глубоко национален в своем
творчестве: ему чужд некий вненациональный "общеевропейский" язык. При
этом национальное понимается им не как характерная интонация, или
прием, или метод (к примеру, вариационность), а гораздо глубже: "Национальное — это способ думать. Склад натуры,
склад психики, художественной индивидуальности. Это связь с судьбой
своего народа. Это необходимая питательная среда. Если этого нет,
трудно себе представить, о чем бы тогда писал художник, в частности и
я" .
Творчество Б.Чайковского — детище всей русской духовной культуры. Его
искусству глубоко созвучны и смятенный трагизм характеров Достоевского,
и гениальный психологический аналитизм Льва Толстого, и глубочайший
лиризм, тонкая ироничность Чехова. Поэтому и появились столь
многозначные по содержанию лирико-трагедийные полотна, как Концерты —
для виолончели, для скрипки, для фортепиано с оркестром, как
"Севастопольская симфония", симфонические поэмы "Подросток" и "Ветер
Сибири". А рядом с ними — подобные чеховским афористичным зарисовкам
циклы "Знаки Зодиака", "Последняя весна", где связаны в целостном
единстве философское и поэтическое начала, лирика и ирония. Русским
искусством, музыкальным в частности, — от Глинки до Шостаковича и
Мясковского — завещаны Б.Чайковскому любовь к человеку и боль за него,
размышления о судьбе России, высокий нравственный пафос и взволнованный
лиризм. Этой созвучностью всей отечественной духовной культуре
обусловлены и его собственные критерии художественной ценности, с
которыми он подходит как к своему, так и к чужому искусству.
— Произведение, как мне кажется, должно
волновать, трогать, нести высокий нравственный тонус, а не просто быть
хорошо профессионально сделано, хотя и это важно.
Художественной самокритичностью и нравственной ответственностью
объясняется отношение Б.Чайковского к культовым жанрам, к религиозной
тематике. При столь пристальном внимании композитора к духовному миру
человека, при той боли его за судьбу России — вспомним Вторую симфонию
или Третью — "Севастопольскую", или "Подростка", — при его понимании
православия как истинного пути к нравственному очищению, он ни разу не
обратился к культовой теме, нигде не использовал культовых текстов. И
это ныне, когда волна "вдохновения" писать духовную музыку уже
несколько лет буквально захлестывает композиторов, в том числе и бурно
исповедовавших ранее атеистические взгляды. Б.Чайковский не обращался к
политически "заказным" жанрам ни в прошлые годы, не следует он
конъюнктуре и ныне.
— Опыт русской духовной классики показал: чтобы создать значительное
культовое сочинение, нужно очень хорошо знать православную культуру,
буквально проникнуться ее духом, ритуалом богослужения. А сейчас
культовые сочинения — зачастую дань моде. К тому же, культовое
сочинение следует исполнять в храме, такая музыка должна и иметь
прикладное значение в службе.
Застенчиво-скромный, немногословно-сдержанный по натуре (совсем не
похожий на народного артиста СССР, или недавнего секретаря СК СССР,
увенчанного лаврами и почетными регалиями), Б.Чайковский
страстно-исповедален в своем творчестве, лиричен. Но лиризму его чужда
чувственность. Он строг и целомудрен. Возможно, в скрытности характера
художника следует искать еще одно объяснение тому, почему в его
творчестве доминирует непрограммная музыка. Обращение к литературному
сло- ву — уже, в определенной степени, выражение личного пристрастия.
Авторское название цикла — "Последняя весна" — объединяет все романсы
под знаком "последняя". А центральная тема "Лирики Пушкина" — тема
творчества, воспринимается, вспомним Асафьева, как "линия страстной
привязанности к жизни в ее высочайших проявлениях - человеческом
творчестве и человеческой любви..."
Свой неповторимый выразительный язык Б.Чайковский создал, опираясь на
традиции и глубоко переосмысливая их. Он не чурается самых обычных
средств. В этом проявляется одна из сторон таланта: уметь говорить
по-новому "старыми словами". Художник не абсолютизирует ни один из
видов композиторской техники, возникших в ХХ веке, хотя в его
творчестве исследователи находят и элементы додекафонии, и сонористику
и т.д. Но все это использовано им настолько индивидуально и
своеобразно, что зачастую приобретает новое художественное качество.
Верность тональному мышлению, "иерархически выстроенным" средствам
выразительности обусловлены не только особенностями дарования
композитора, но и определенной, годами выверенной системой его
эстетических взглядов.
Б.Чайковский не приемлет многие современные течения в музыке. Он сумел
стать и быть современным вне этих течений.
— Когда нечего сказать, то начинается умствование, изобретение приемов.
Это намного легче. Можно обратиться к компьютеру. "Авангард" меня не
захватывает, видимо, я его не люблю. Есть интересные произведения, они
привлекают, но в них не заложено большое нравственное начало. Подобно
тому, как читаешь хороший замысловатый детектив: пока читаешь —
интересно, как закончил, развязка ясна, и уже больше к этой книге не
вернешься. Так и авангардная музыка интересна при первом прослушивании:
а как это сделано? Кстати, о нравственном. Если большое искусство
всегда стремилось показать лучшее, что есть в человеке, стремилось его
возвысить, то авангард как бы ставит своей целью вскрыть негативное,
извратить природу человека. Не есть ли это проявление духовного
кризиса? Возможен ли авангард в пору духовного подъема, например, в
эпоху итальянского Возрождения? От авангардистов доставалось и
Хиндемиту и Стравинскому. Часто вспоминаю фразу Стравинского:
"Интересно, когда лет через десять их приемы устареют, смогут ли эти
господа-авангардисты выглядеть столь же достойно, как Пауль Хиндемит?"
Мимо авангарда прошел Рахманинов...
Сквозь призму собственного мироощущения, апеллирующего к ценностным
критериям, выработанным на протяжении многовековой истории развития
искусства, Б.Чайковский оценивает и современную отечественную музыку.
— В первую очередь назову Свиридова, Уствольскую, Гаврилина — это
крупнейшие художники. Ценю их за талант, мелодизм, следование
национальным традициям. Очень ценю Вайнберга, Кикту, Леденева, Довганя,
Волкова. Хорошие композиторы петербуржцы Белов, Наговицин. В конце
концов, много высокоталантливого не может быть: талант — это редкость.
Сейчас говорят об "отставании" отечественной музыки из-за недостатка
информации в былые десятилетия... Но кто решил, что мы не знали ведущих
мастеров Запада и Америки? Кому надо было — тот знал и Стравинского, и
Хиндемита, и Бриттена, и Бартока, и других крупнейших музыкантов. А
если не знали кого-то помельче, то это, наверное, не столь
принципиально важно.
|
Помню, еще в 40-е годы Николай
Яковлевич
Мясковский, объясняя что-то на уроках, нередко ссылался на Стравинского.
Говорят об "отставании" нашего искусства, а у нас творили Прокофьев,
Шостакович, Мясковский. Не могу назвать ни одного композитора подобного
масштаба на "цивилизованном" Западе. Он не дал таких выдающихся имен в
эти годы.
|
Из всех средств выразительности Б.Чайковский на первое место ставит
мелодию и гармонию, что ныне весьма редко.
— А может ли быть иначе? Может ли поэт обойтись без строки или строфы?
Так и музыка невозможна без мелодии. Я не боюсь употреблять и каданс и
задержание. Главное, как это сделать.
Мелодический язык Б.Чайковского не только самобытен. Он узнаваем. Его
мелодии - "мелодии долгого дыхания" - сравнивают с рахманиновскими6 .
Существует целый комплекс интонационных оборотов, присущих только
музыке Б.Чайковского. Благодаря им угадывается семантическое родство
между произведениями столь разных жанров, как, например, "Лирика
Пушкина" и Шестой струнный квартет. На основе сцепления мелодических
ячеек раскрывается некий эзотерический смысл творчества Б.Чайковского.
Ученым еще предстоит исследовать многообразие авторского мелоса и его
семантическую суть. Это и остинатно-речитативные интонации - то
напевно-проникновенные, то энергично-устремленные; это и мятущиеся,
взволнованно-порывистые взлеты, и скорбные секундовые lamehto и т.д.
Даже традиционным общим формам движения Б.Чайковский придает самобытные
мелодические черты.
Композитор не приемлет "расплывчатости" и многословия. Ratio незримо
присутствует во всем. К примеру, — в лаконизме формы, где все сказано в
меру, и каждый звук информационно насыщен, содержит потенцию к
развитию, или, если детализировать мысль, — в строгости фактуры, даже в
таких масштабных партитурах, как "Севастопольская симфония".
(Впечатляющие фонические эффекты достигаются в ней не за счет
сверхмногоголосия, а на основе виртуозной работы с тембрами, с
фактурой.)
Как примета классического самоограничения, — особая роль каданса.
Вспомним потрясающее по силе и мощи воздействия начало Темы и восьми
вариаций для большого симфонического оркестра. В основе — классическая
кадансовая последовательность. И это традиционное функциональное
средство выразительности, использованное в ином — неожиданном образном
контексте, звучит у Б.Чайковского свежо — по-новому.
Излюбленная форма Б.Чайковского — соната. По мнению композитора, ее
возможности безграничны, она вечна. Поэтому столь разнообразны и
"непредсказуемы" сонатные формы в его творчестве. "Севастопольская"
симфония — масштабная одночастная сонатная композиция, концентрирующая
в себе лирико-эпическую, трагическую и живописную сферы. "Симфония с
арфой" — лаконичная пятичастная структура. Соната для двух фортепиано —
программный трехчастный цикл: "Отзвуки", "Голос полей" и "Этюд" — три
ипостаси бытия, в которых жанр этюда символизирует неизменный
бесконечный бег жизни. А как нетрадиционно, совсем не в духе
концертного жанра — в медленном темпе, на ррр — завершается грандиозный
пятичастный Фортепианный концерт!...
Мудрый рационализм Б.Чайковского проявляется и в требованиях к
исполнителям.
— Я ценю
интерпретаторов — и верных "букве" композитора, и привнесших свое
понимание, сопереживание. Приведу пример: Нейгауз и Софроницкий,
исполняя Шумана, были оба верны авторскому тексту, но насколько
по-разному звучал Шуман и у Нейгауза, и у Софроницкого!
Я сотрудничал со многими
исполнителями. Творческая судьба почти всех
моих сочинений связана с их энтузиазмом, за что я им очень благодарен.
Концерт для скрипки с оркестром написан по предложению моего друга
Виктора Пикайзена и ему посвящен.
Поэма "Ветер Сибири" посвящена Владимиру Федосееву, под управлением
которого звучат многие мои сочинения. У меня гораздо меньше
произведений, относительно исполнения которых предварительная
договоренность не существовала.
|
|
Как будто бы, на первый взгляд, традиционно трактует Б.Чайковский
музыкальные инструменты и человеческий голос, однако и здесь он
неповторим. Возьмем, к примеру, фортепианную музыку. Именно фортепиано
стало для композитора самой ранней формой творческого высказывания, а
возможно и творческой лабораторией. В 1944 году, будучи студентом
третьего курса консерватории, он играет на экзамене свою Первую сонату.
В 1971 — в расчете на свои артистические возможности пишет Фортепианный
концерт, сочетающий техническую масштабность и тонкость лирического
переживания. Сам прекрасный пианист, Б.Чайковский вплоть до последнего
времени исполняет свои сочинения. И его трактовка, пожалуй, самая
убедительная и точная.
Композитор никогда не пользовался эффектами "приготовленного"
фортепиано, но ему неизменно удавалось выявить богатейшие красочные и
технические средства инструмента. Он писал для рояля просто и ясно.
Многие фортепианные опусы Б.Чайковского созданы в детские и юношеские
годы. Автор, по-видимому, считает их важными в своем творчестве, так
как в середине 80-х годов опубликовывает их, не подвергая коренной
переработке. Художественная самобытность детских пьес Б.Чайковского тем
более примечательна, что заниматься музыкой композитор начал не столь
рано.
— В моем развитии мне помогла семья. Мама очень хотела, чтобы я учился
музыке, она была врачом, отец преподавал экономическую географию в
высшем учебном заведении. Он самоучкой выучился играть на скрипке и в
свободное время музицировал. Родители очень любили музыку, водили нас с
братом в театры, на концерты. У мамы был хороший музыкальный вкус,
кстати, она любила Прокофьева, а я не очень. И вот как-то она дает мне
три рубля и говорит: "Сходи в кино, посмотри "Александра Невского", да
слушай внимательно музыку!". Но в музыкальную школу отдали меня году в
35-м, когда мне было лет десять-одиннадцать. У меня был очень хороший
учитель Славин. Это был замечательный музыкант, который мог бы стать
широко известным (к сожалению, по доносу он был посажен в тюрьму,
больше я о нем ничего не слышал. Он бесследно исчез). Я быстро
продвигался, и мама заметила, что я играю что-то "не то". Славин
посоветовал купить мне побольше нотной бумаги...
Б.Чайковский по-прежнему верен классическому идеалу красоты, за что его
нередко упрекают зарубежные критики7. И в этом видится нечто, роднящее
его с Моцартом. Но не будем прямолинейно понятыми: как уже говорилось,
светлые, оптимистичные страницы нередко соседствуют в музыке
Б.Чайковского с глубоким драматизмом, мрачными предчувствиями.
Воплощенный композитором образ красоты чужд слащавой красивости, строг
и возвышен: в этой строгости улавливается также несомненная связь с
высокими образцами античности.
В стоической верности художника "эстетическому кредо красоты" ощущается
его стремление спасти человека от моральной деградации, а искусство в
период кризиса — от пустоты антигуманизма.
— Кризисная эпоха в музыкальном искусстве наблюдается на всех уровнях:
музыкального творчества (выше я уже кратко сказал, в чем), музыкального
образования и падения вкусов публики. Уровень образования стал заметно
ниже. Студенты приходят в консерваторию, а не знают азбуки,
элементарных норм формообразования, чему раньше учили в училище и даже
в школе (хотя, конечно, есть и хорошие ребята).
Вспоминаю свои занятия в
музыкальной школе. (Мне везло на учителей с детства, это были знатоки
педагогики!). По фортепиано я учился у Елены Фабиановны Гнесиной — она
организовала группу особо одаренных детей, а класс детского сочинения
вел талантливый педагог Евгений Иосифович Месснер. |
|
Как он умел объяснять нам сложнейшие истины, причем не "сюсюкая",
например, разработку: "Вот у тебя один мотив, вот второй, вот третий и
т.д. Ты возьми один из них, например, первый, проведи его в другой
тональности, потом еще, и пошло! А дальше — сам знаешь, что надо
делать!". Потом Месснер начал учить меня оркестровать. Принес партитуру
Чайковского и обращает внимание: видишь, как у него голоса
оркестрованы, — пара и пара — это "наслоение", а это "перекрест", а это
"окружение" (и все сопровождалось выразительным показом на пальцах). Я
никогда не пользовался приемом "окружение", но запомнил его на всю
жизнь.
|
И в консерватории мне повезло,
потому
что Шостакович и Мясковский были не только великими композиторами, но и
настоящими педагогами. Шостакович ничего не навязывал, он, скорее,
направлял. Когда я достиг, по его мнению, необходимого
профессионализма, он предоставил мне большую творческую свободу. Но до
этого действительно меня опекал — недель шесть.
|
Николай Яковлевич всегда, если
хотел что-либо объяснить, показывал, как это сделано у того или иного
крупного мастера. Крепкую профессиональную базу я получил еще в
училище. Меня даже освободили в консерватории от занятий по гармонии.
|
|
[...]
("Музыкальная академия", 1996, № 1. С.
5–10.)